28 December 2021

平行時空之如果沒有荀伯格… Zemlinsky / Schreker / Cerha / HK Gruber



Zemlinsky Die Seejungfrau
Schreker Der Geburtstag der Infantin

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Vasily Petrenko, conductor

Onyx




Friedrich Cerha I. Keintate
Friedrich Cerha Eine letzte Art Chansons

HK Gruber, chansonnier
Ensemble die reihe
Friedrich Cerha, conductor

Kairos




HK Gruber Rough Music
HK Gruber Into the open...

Colin Currie, percussion
BBC Philharmonic
Juanjo Mena, conductor
John Storgårds, conductor

Colin Currie Records



上音樂歷史課一定聽過 Schoenberg 怎樣將西洋古典音樂從傳統和弦解放出來:《Verklärte Nacht》的 chromaticism 及 9th chord,《Chamber Symphony No. 1》用四度音程組成的 quartal harmony,無調性的鋼琴作品,最後去到十二音技法。他與他的學生 Berg 及 Webern 被共稱為「第二維也納樂派」(Second Viennese School;第一樂派普遍認為是海頓、莫札特、貝多芬),徹底瓦解幾百年來以 major 及 minor 主導的思維,之後延伸到二十世紀中那些前衛作品等等。Schoenberg 的十二音技法亦影響其他著名作曲家,如 Stravinsky、Shostakovich、Bartók,再到後期的 Messiaen、Penderecki、Gubaidulina 等都有使用,可見其影響深遠,無可厚非成為了音樂歷史的主軸。

但,如果不跟這個主流行,又怎樣呢?例如,作曲家繼續寫 quartal harmony,擦邊球繼續留住某種調性,又或者如 Wagner 的《Tristan und Isolde》般不斷推個 chromatic scale,一直不化解,又或者如果 Mahler 長命一點寫多幾首交響曲,比《第十》的慢版更前衛……一切都可以是十分燦爛的音樂,只是概念上不夠極端,珠玉在前被忘掉。幸好近年有不少人都走去發掘這些滄海遺珠,錄音亦相繼推出。

當時的維也納圈子中,大家都認識 Richard Strauss 及 Mahler,有可能聽過 Reger,而我亦兩次在此推介過 Schmidt。今年推出的新專輯中,都有幾張來自有趣的維也納作曲家。Alexander von Zemlinsky:Bruckner 的學生,Brahms 是他的伯樂,Alma Mahler 的 ex,Schoenberg 是他的學生及妹夫,好一個圈子。納粹黨執政後與 Schoenberg 一樣因猶太人身份被迫移民到美國,但仕途不佳。Franz Schreker 本身是出生於摩納哥的猶太人,輾轉間入讀維也納音樂學院,主要為歌劇作曲家及指揮家,首演過 Zemlinsky 及 Schoenberg 的作品,曾經在樂壇舉足輕重,但早逝,在大規模迫害屠殺猶太人之前已中風離世,納粹黨上場後更不會奏他的音樂,最後被歷史遺忘。Zemlinsky 的作品偶然都有著名指揮家灌錄,如 Riccardo Chailly,但 Schreker 的作品普遍乏人問津。Vasily Petrenko 與他的利物浦樂團一次過為兩位平反(2021 是 Zemlinsky 出生一百五十年,而 2022 是他離世八十年),兩首童話故事作品,Zemlinsky 配安徒生,Schreker 配王爾德。兩首作品的共同問題是,儘管和弦及樂器寫法精彩,而音樂的敘事性極高,作品對於前衛的人太過保守,保守的人太過前衛,生不逢時變成兩面不討好。快轉來到 2021 年,三個 B 聽得太多,Mahler 太長氣,連 Stravinsky 的《The Rite of Spring》都聽到厭之時,這些罅隙中的作品反而受到青睞。這張專輯由演奏到錄音都非常出色,今年不少人都推薦,千萬不要錯過。

後 Schoenberg 時代並不全是無調性的作品,有些作曲家就是喜歡那些有無調性之間的曖昧關係,例如一開始提到的 chromaticism 或 quartal harmony 或爵士音樂用到的 7th、9th、add2、add4 之類的 chord,像「對」又像「錯」的和弦,Schoenberg 的學生 Berg 都寫不少。去到五、六十年代,即 Schoenberg 之後的兩、三輩作曲家,有位叫 Kurt Schwertsik 的作曲家就拉攏其他同輩音樂人組成一些新音樂團體,媒體就戲稱他們為「第三維也納樂派」。這些作曲家都在新音樂框架中繼續研究不同的調性寫法。Friedrich Cerha 是其中一位,他最著名的就是完成 Berg 的《Lulu》,他喜歡在自己的樂團作品中用厚而複雜的音層探索極端音效。今年是他的九十五歲生日,唱片公司推出的並不是他最嚴肅的大型作品,反而是一系列接近 Ligeti 那些幽默聲樂作品的歌曲,亮點是 HK Gruber 那可塑性及柔韌度極高的演繹,聽罷會笑出來。焦點變成 HK Gruber,皆因他亦是一位非常有趣的人。

都市傳聞 HK Gruber 是《平安夜》作曲家 Franz Xaver Gruber 後人。他年少時曾參與維也納少年合唱團(即著名穿水手服那群兒童),當作曲家後亦因此寫下一些奇特的聲樂作品,例如他最著名的作品《Frankenstein!!》。一開始聽他的音樂時你會覺得娛樂性豐富,因為表面上他的音樂很調皮,樂器寫法玩味重,但用心聽時就發現他的音樂不按任何章法出牌。用一個 tone row,給人 major 及 minor 的錯覺,但又不是二者,又不是無調性,這就是那和弦上的曖昧。他是一個我聽了多年都大惑不解的作曲家。這張專輯大概是我今年聽得最多的專輯,原因是因為我聽極都不明白兩首作品的任何方向。2015 年第二首作品首演時我和作曲家朋友亦在現場,都完全聽不明作品。敲擊樂協奏曲是一個就算在當代音樂圈子中都屬於極罕有的音樂類型,非常難搞的框架,可以怎樣平衡 tuned 及 untuned percussion 與樂團之間的關係?最著名的也許只有 James MacMillan 的《Veni, Veni, Emmanuel》,但該作品的旋律部分大都交予樂團處理。HK Gruber 夠膽寫兩首,又有甚麼賣點?

如是者我翻箱倒籠找出我有的其他 HK Gruber 的錄音,包括兩首小提琴協奏曲,一首名為《Aerial》的小號協奏曲及一首奇作《Busking》。我在現埸看過《Busking》,是一首為小號、手風琴、班卓琴及樂團而寫的三重協奏曲,當中傳奇小號手 Håkan Hardenberger 扭盡六壬榨盡小號的聲效不斷抗衡所有人,一開始只用號嘴吹出主題,其間不斷轉換樂器及弱音器,單是看動作已經十分精彩。這基本上是一首純炫技的作品,即傳統協奏曲的思維,獨奏者獨擔大樑。然後再聽同樣是寫給 Hardenberger 的《Aerial》,獨奏者不斷在樂團的不同樂器之間周旋,處於風眼位置玩樂器音效殺出血路,完全不同的出發點,是一首放鬆心情下會聽到人飄的作品,色彩不亞於 Miles Davis 的【Kind of Blue】。專輯這一對敲擊樂協奏曲就是如此,第一首《Rough Music》比較著眼於敲擊樂的傳統位置,有明顯的節奏及引子寫法,比較易消化的作品。《into the open...》是一首接近靈修的作品,獨奏者用眾多樂器去找一條與樂團共存的路,探求柔性敲擊樂在空中共震及消逝的效果,是一首不尋常的作品。聽了一系列 HK Gruber ,我有興趣繼續聽下去。2023 年是他的八十歲生日,屆時應該有更多機會。








既然寫到 Schreker 及 Cerha,順道介紹三張舊專輯。ECM 2007 年曾經以 Cerha 的《大提琴協奏曲》配 Schreker 的《Chamber Symphony》。Schreker 的《Chamber Symphony》像 Schoenberg 的《Chamber Symphony No. 1》般都是多樂章合一的作品,作品以不斷蛻變的「音效羣」見稱,非常斑斕。近日見到 Antonio Pappano 指揮過,希望他有日會帶到倫敦。

今年的 Cerha 專輯並不是他的嚴肅風格。他寫了不少大型樂團作品及協奏曲,《大提琴協奏曲》就反映那後 Berg 的調性寫法。另外,他亦寫了一首敲擊樂協奏曲,與他朋友 HK Gruber 的相映成趣。同專輯亦有 Boulez 指揮他的樂團作品《Impulse》。我亦非常喜歡他的《Nacht》,orchestration 很精彩。這些是我會推介的 Cerha 作品。

仍然意猶未盡的話,專輯中的指揮 Péter Eötvös 亦寫了兩首敲擊樂協奏曲《Triangel》及《Speaking Drums》 ……這樣延伸介紹下去的話下年也未寫完。就此算吧。

22 December 2021

太陽王的音樂後宮 Lully / F. Couperin / Rameau +



Lully Ballet Royal de la Naissance de Vénus
Lully Arias selections

Deborah Cachet, dessus
Bénédicte Tauran, dessus
Ambroisine Bré, bas-dessus
Cyril Auvity, haute-contre
Samuel Namotte, taille
Guillaume Andrieux, basse-taille
Philippe Estèphe, basse-taille

Chœur de chambre de Namur
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, direction

Aparté




F. Couperin Le Parnasse ou l'apothéose de Corelli
F. Couperin Concert instrumental sous le titre d'apothéose composé à la mémoire immortelle de l'incomparable Monsieur de Lully

Monica Huggett, violin
Chiara Banchini, violin
Ton Koopman, harpsichord
Hopkinson Smith, theorbo
Bernard Hervé, voice
Jordi Savall, bass viol and direction

Alia Vox




Rameau Achante et Céphise ou La Sympathie

Sabine Devieilhe, Céphise
Cyrille Dubois, Achante
David Witczak, Le Génie Oroès
Judith van Wanroij, Zirphile

Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles
Les Ambassadeurs - La Grande Écurie
Alexis Kossenko, conductor

Erato



兩年前已經介紹過這三位作曲家,但太長篇大概沒甚麼人有耐性看完。今年用另一個切入點介紹這三張新專輯,盡量簡短。

「太陽王」路易十四的皇朝好比盛唐,大興土木亦促進文化發展。他自己熱愛音樂及跳芭蕾舞,皇室因此需要大量作曲家及演奏者去提供娛樂。Jean-Baptiste Lully 乃當時最炙手可熱的作曲家之一。他本身是意大利人,本名 Giovanni Battista Lulli,十四歲時被某貴族青睞,帶到巴黎接受教育,輾轉間成為皇室作曲家,期後正式成為法國人。他後期的歌劇作品最為後世熟識,但他早期以寫皇室芭蕾舞曲為主。正因如此,他將當時盛行的舞曲風格如 rigaudon、sarabande、gavotte 等寫入樂團作品,大大提昇音樂的節奏感,或多或少奠定法國古典音樂往後差不多三百年的品味,亦被視為法式序曲(French overture)的先驅。談及現今活躍的法國巴羅克專家,都離不開好幾位,Christophe Rousset 就是其中一位權威。年初他帶領他的樂團帶著口罩灌錄這首關於愛神維納斯的芭蕾舞曲《Ballet Royal de la Naissance de Vénus》,當中穿插幾首詠唱作品(乃當時風格),十分繽紛的音樂。據聞亦是全球首次錄音,限量發行,包裝精美,聽得好聽。

原籍意大利的 Lully 最終成為強烈捍衛「法式風格」的領軍人物,堅決反對當時流行的意式奏嗚曲。這個法意之爭一直持續下去好幾年。節奏先行的法式風格,及以 bass line 發展多聲部的意式寫法,哪一個比較好?Why not both?Lully 的後輩,同樣是皇室作曲家的 François Couperin 如此說。Couperin 不諱言自己受到意大利的 Corelli 影響。Corelli 最著名的是他的十二首小提琴奏鳴曲及一系列 trio sonata 和 concerto grosso。如果有讀過八級樂理,你應該做 Corelli 的 figured bass 練習做到火滾。Couperin 將 Corelli 的 trio sonata 帶到法國,在 Corelli 逝世後寫了一首名為《Le Parnasse》的作品,以 trio sonata 的形式記念他。Parnassus 是希臘的一座山,不少神話及文獻都有提及,《Le Parnasse》像是莊周夢蝶之類的故事,講述 Corelli 在山上遇上不同神話人物,基本上是一首 programme music。概念上已經很不尋常,但不止如此。

Couperin 深信法意兩種風格可以並存,追求一種「風格的結合」(réunion des goûts)。Lully 逝世後,他亦作了一首全名叫《在無與倫比的 Lully 先生的不朽記憶中以神化為主題的樂器協奏曲》(Concert instrumental sous le titre d'apothéose composé à la mémoire immortelle de l'incomparable Monsieur de Lully)來記念他。故事講述 Lully 走上 Parnassus,遇見神話人物亦碰到 Corelli,兩人惺惺相惜,用自己的風格招呼對方之後,彼此用對方的風格切磋,最後二人將法意兩種風格合為一體,大團圓結局。Jordi Savall 是另一位早期音樂權威,這張專輯嚴格上是張 reissue,但這兩首作品大概沒有太多額外選擇,概念上非常特別的作品,值得發掘。

之前提到 Lully 最為後世熟識的是他的歌劇作品。Lully 逝世後,他的歌劇地位被 Jean-Philippe Rameau 挑戰,衍生了 Lullyistes 及 Rameauneurs 兩個幫派。Rameau 是位性格古怪的人,行事我行我素,有自己一套理論及遊戲規則,但作為作曲家,他的大膽為他的作品帶來不少創新念頭,例如他的樂器或旋律寫法,有評論認為他比海頓更早有交響曲思維。他五十歲才開始寫歌劇,寫下不少殿堂級作品。他為慶祝路易十五男孫出生而寫下的這齣《Achante et Céphise》,乃一首滄海遺珠。故事屬狄士尼動畫式單純,金童玉女受奸人所害再共諧連理的簡單橋段,而且是完完全全為了取悅皇室而作,所以作品 1751 年公演十四次後便一直乏人問津。唱片公司不斷強調此乃作品二百七十年來首次曝光,但其實樂譜早以在 1999 年編輯,而 Frans Brüggen 之前亦以組曲形式錄過一次,這張專輯是首次以完整歌劇形式面世。Alexis Kossenko 與他的樂團是近年冒起的巴羅克復古團體,錄音不多,開始聽時沒有甚麼期望。但唱片一播放,他們就熱血沸騰奏足兩小時,將 Rameau 的極端 orchestration 發揮得淋漓盡致,那些高到不合理的法國號、風笛及聞說是首次在法國歌劇用到的單簧管,好不精彩。我第一次聽時正在做運動,這張專輯絕對是 workout music,幫手推高你的腎上腺分泌。





M. Praetorius Dances from "Terpsichore"
+ songs selection

Margaret Hunter, soprano
Capella de la Torre
Katharina Bäuml, director

Deutsche Harmonia Mundi



談到皇室音樂,順道介紹今年另一張有趣的專輯,與凡爾賽宮無關。Michael Praetorius 乃德國文藝復興晚期/巴羅克早期作曲家,以大量宗教合唱團作品及樂理論文見稱。他亦收輯了三百多首供皇室貴族跳舞用的作品,以古希臘舞蹈女神 Terpsichore 為名出版成書。作品只有音符,沒有指明樂器,現今樂團只可自由發揮。早期音樂樂團 Capella de la Torre 選了其中十七首作品,並以同時期作曲家的詠唱作品穿插,以跳舞為宗旨灌錄這張專輯。每一軌都是帶有強勁節奏的音樂(宮廷優雅式的,不是《The Rite of Spring》那種),令你都不自覺打著拍子踏起腳來,去到專輯尾那些 syncopation 及 swing 幾乎變了爵士音樂。娛樂性十足的專輯,哪想到音樂出自 Praetorius 手筆?





官方宣傳片:


29 August 2021

C AllStar 《沒明日的恐懼》



很少為一首歌而寫一個 post。以下是少少心得,不妨公諸同好交流一下。

C AllStar 今年回歸樂壇,暫時已推出三首充滿末日意象的作品,連 MV 一同欣賞的話,聽到人一頭霧水。撇除坊間偏向以政治取態出發的解讀外,在概念大碟未完整推出之前,背景資料不足始終不能解讀。釗峰明明在《留下來的人》的 MV 中壯烈犧牲,在《沒明日的恐懼》是否飾演天使的角色?那麼女主角的離開是因為離世而不是移民……16:9 的畫面是天堂,4:3 的是回憶是嗎?那個不斷出現的盒是甚麼?睇到頭都大。

但用純音樂的角度去聽,《沒明日的恐懼》是一首驚為天人的作品,我覺得是 C AllStar 甚至是香港樂壇近年處理人聲最複雜的一首歌。如果只是單純一人唱一段又或者純粹有厚厚和音就不是新鮮事,而 a capella 都已經司空見慣,沒有討論價值。

奇就奇在將 chorus 的旋律斬得如此零碎,一句分成三份,三個人唱再輪流為對方和音,技巧上已經非常困難,而 C AllStar 四把聲音本質上是不協調的。當然,有 studio mixing,但做到如此流暢又融為一體是非常神奇的事。我在想,這是否出於必要的決定,因為林家謙的旋律處於一個對普遍男聲極不舒服的音域,整段 chorus 徘徊於真假音交界,而且沒有太多轉氣位,連續唱的話喉嚨會十分辛苦,分工會比較易處理。

宏觀地看人聲鋪排,作品開得靚,收得更靚。由簡單的鋼琴及單簧管綻放出去,不同的人面對末世,一個執著,一個瀟灑,一個被動(注意,沒有釗峰),由 Jase 及安仔 solo 開始到合唱(亦注意,他們兩段的頂真句),到 King 時再慢慢添加對答人聲,像天使與魔鬼般左穿右插,而當眾人像要放棄之際(「置身這廢墟/磚瓦乾土細石由它碎」),尾段釗峰加上 King 的 descant 像用過來人/天使視覺去勉勵大家繼續堅持,最後各留下來的人覺悟再由 Jase 首尾呼應完美落幕。

以上的形容已經盡量避免過份解讀,單從描述相信大家都看出作品如何揉合編曲、故事及文字,考創作人的功夫,而聽眾亦要花心力去拆解。這絕對是 Jase 的代表作。《沒明日的恐懼》相信不會是主流樂壇最受矚目的作品,但肯定是我(九月前)的 song of the year。期待專輯及故事的後續。



延伸閱讀:
幸好香港樂壇還有努力青春的人 C AllStar 【Cantopopsibility】



C AllStar - 沒明日的恐懼

曲:林家謙
詞:SoulJase
編:林家謙
監:簡/SoulJase

原本我預計好的統統失去預算天降這災難
難為我用了一生披星戴月期待看盛世絢爛
天崩地裂  荼蘼花偏卻耀眼
如春季太虛幻 留戀過去擁抱浪漫

留戀也沒法明白怎麼今晚下雨 不會有星晴
情願你像我一生清風兩袖流浪看末世更清醒
一身落葉 無痕跡 偏卻更高興
遲早終結又何用算命

沒明日的恐懼 平靜的安睡 難受的淌淚
我彌留於這裡 徘徊中失據 這世間 太多的失去
沒明日的恐懼 何日清算未卸下的罪
難後退 沒法追 如沒有未來怎麼應對

曾經我沒有很想得到一切就專心替你守候
(今生再沒有所求)
如今我樂意一生花多眼亂凝望這亂世的污垢
(怎會罷休)
風吹散杳無人跡 剩輕煙一縷
(剩這一對手)
隨星火隕落何用撲救
(總可挽救)

沒明日的恐懼 平靜的安睡 難受的淌淚
我彌留於這裡 無從找依據 這世間 太多的失去
沒明日的恐懼 誰又敢再任意定散聚
置身這廢墟 磚瓦乾土細石 由它碎

(沒明日的世界 沉沒的國界 誰話早戰敗)
沒明日的天地 遺下這土地 來著手整理
(我用我雙手 卸下你的污垢 別去這個咀咒)
抹掉滿身灰塵 別理天昏暗 糾正失散者的心理
(給畏縮的我 給碰灰的你 找心跳的美)
願無懼的我 為無助的你 找一個轉機
人類世 就結束 來為這未來好好記錄
和明日再見今天繼續

22 March 2021

2020 年度最愛:古典篇

踏入第十一個年頭,今年改 layout 及盡量寫短一點,希望手機讀者會看得比較舒服。排名不代表位置。





沒有假期的羅馬

Respighi: Orchestral Works
Filarmonica della Scala
Riccardo Chailly

Decca


Respighi 是一位我多年來不斷 advocate 的作曲家,原因有很多,請參閱本年的長篇碟評



-----




現代丹麥簡約的曲與奇

Bent Sørensen: Concertos
Leif Ove Andnes, Martin Fröst, Tine Thing Helseth
Norwegian Chamber Orchestra, Danish National Symphony Orchestra
Per Kristian Skalstad, Thomas Søndergård

Dacapo


今年三月發掘了 Bent Sørensen 這三首協奏曲,之後全年斷斷續續買了大約二十至三十張丹麥及芬蘭作曲家的專輯。有點美學上的取向很個人,有興趣的朋友請看本年的第二篇長篇碟評



-----





鐵幕後的反撲歸真

1)
Valentin Silvestrov: Symphony No. 7, Ode to a Nightingale, Piano Concertino
Inna Galatenko, Oleg Bezborodko
Lithuanian National SO
Christopher Lyndon-Gee

Naxos


2)
The Messenger
Silvestrov: The Messenger, Two Dialogues with Postscript / Mozart: Piano Concerto No. 20
Hélène Grimaud
Camerata Salzburg

Deutsche Grammophon


3)
Pēteris Vasks: Viola Concerto / Symphony for Strings
Maxim Rysanov
Sinfonietta Rīga

BIS


4)
Pēteris Vasks: Violin Concerto / Summer Dances / Piano Quartet
Vadim Gluzman
Finnish Radio Symphony Orchestra
Hannu Lintu

BIS


波羅的海沿岸的國家,以及波蘭及烏克蘭戰後的作曲家大多有一個有趣的現象,就是他們開始時都走前衛、無調性路線,後期作品卻回歸調性。時間不一,但前蘇聯國家的代表好像都約在解體後同時大解放,來自拉脫維亞的 Vasks 及烏克蘭的 Silvestrov 就是好例子。到底是政治的原因還是靈魂的解放呢,也真是一個好的研究議題。Vasks 出身自浸信宗家庭,在合唱團圈子中他的宗教作品享負盛名。他的作品以簡約莊嚴慢板詠唱式旋律見稱,用作靈修思考尤其有效。BIS 今年推出了兩張 Vasks 的專輯,收錄兩首協奏曲及一系列室樂及樂團作品,好讓聽眾探索一下合唱團作品以外的 Vasks。演奏者都是來自附近地區的樂手,奏出一些外界很難複製的迴響,好些東歐獨有的孤獨荒涼感。Silvestrov 的作品很少在 ECM 以外聽到,他的音樂基本沒有主體,很多時以零碎的片斷去勾起你對過去聽過的音樂的記憶,有時他甚至直接引典,刻意令你想起對某些作品的印象——印象而已,而非作品本身。正因作品集中探討對過去的眷戀,每個人大概都因應自己的歷史而有不同的感覺,卻應該都殊途同歸地有同一份「回不去了」的感觸。看著窗外的景色發白日夢時聽這綿綿的音樂很適合,只要你不被 Grimaud 暴走的莫札特影響心情的話。波羅的海國家的作品大都有同樣的特質,如果你喜歡,還可試試來自格魯吉亞的 Kancheli 的作品。



-----




Berio: Coro / Cries of London
Norwegian Soloists' Choir
Norwegian Radio Orchestra
Grete Pedersen

BIS


上音樂堂學二十世紀藝術音樂,一定會碰到 Berio 的名字。他最享負盛名的是他的《Sinfonia》(交響曲),當中第三樂章以 Mahler《第二》的第三樂章做骨幹,再大量從古今作品引典,加上八位聲樂家不斷用 Claude Lévi-Strauss 及 Samuel Beckett 的文字穿插,拼湊出音樂史上最著名的 collage 作品(沒有之一)。隨此之外,他亦寫過一系列難度極高的獨奏音樂《Sequenzas》,目的要榨盡各樂器的可能性,其中最著名的是他為女中音妻子 Cathy Berberian 寫的《Sequenza III》,為當年某英國 A-Level 課程要分析的 set piece。Berio 對聲樂執著,《Sinfonia》的其他樂章都表覽無遺。他的大型作品大多充滿多層樂器奏長音的 sound mass,然而不斷加插單音去刺穿大環境。《Coro》是一首為四十位聲樂家及四十四位樂團樂手寫的作品。每一位聲樂家坐在一個樂器旁邊,人聲成為樂器,而樂器仿效人聲,八十四位音樂家融為一體奏出一小時不停進化的音層。作品出名困難,有朋友曾經在 Simon Rattle 棒下唱過大叫救命。多年來一直只有 Berio 自己的錄音。這個來自挪威的新錄音,減去 Berio 的前衛聲效,但更著重聲樂部分,帶來好些新觀點。《Cries of London》是一首為(當年的)King's Singers 寫的作品。King's Singers 由劍橋 King's College 幾位前 choral scholar 組成,主攻中世紀至巴羅克無伴奏作品。《Cries of London》就是以倫敦市集的瑣碎叫聲譜成的仿古 madrigal,乃比較泠門的作品。這個挪威組合技術水平很高,有趣的是北歐的民族風味與 Berio 仿意大利的不太接軌,但二戰後的音樂就是要賣世界性,又有何不可?



-----




末世的貝多芬

Beethoven: Christus am Ölberge
London Symphony Orchestra
Simon Rattle

LSO Live


2020 年乃貝多芬年,原本市面上充斥大大小小貝多芬紀念演奏會、專輯、講座等,聽到你煩,卻因疫症關係全球音樂節目被逼取消,霎時間再不想聽的演奏會都變得難能可貴,我最後聽的演奏會就是貝多芬。身在倫敦,三月後一直處於在家工作或封城狀態,每一天感覺都像末世,最大娛樂就是買唱片聽唱片,兜兜轉轉最終又聽了不少貝多芬,大多都是舊錄音。新專輯喜歡的有 LSO 奏這首冷門 oratorio《Christus am Ölberge》,乃倫敦第一次封城之前二月的錄音。《Christus am Ölberge》是貝多芬唯一一首 oratorio,主要描繪耶穌被釘十字架前的心理狀態,但他並不採用一貫信義宗/路德派根據福音章節編寫受難曲的傳統,反而用 Franz Xaver Huber 比較煽情的 libretto,譜出一首頗具戲劇性的作品。在貝多芬及 Huber 的筆下,基督的死是一件英雄事跡,所以音樂最後以合唱團壯烈歌頌結尾,而不是像巴赫受難曲或海頓《Seven Last Words》般懸浮等待復活來臨。作品 1803 年面世,屬於貝多芬早期與中期之間,儘管是古典時期的作品(海頓 1801 年出版《The Seasons》),處理手法其實比較接近浪漫時期。當時貝多芬得悉自己慢慢失聰,並在 Heiligenstadt Testament 中透露自己的自殺傾向,學者都將貝多芬自身的絕望及「末世」感覺與基督面對死亡的心情扯上關係,在這樣的環境下用「末世」做主題紀念貝多芬又出奇地合適。相對韓德爾及海頓的 oratorio,四十五分鐘的《Christus am Ölberge》比較易消化,而 Simon Rattle 亦演繹得恰到好處,沒有過火。誰料到幾個月後 Rattle 自己也放棄英國及 LSO,這份與音樂無關的諷刺,也為專輯添上一點人工的意義。世事如此難料,聽得好聽。



-----




Schmidt: The Complete Symphonies
Frankfurt Radio Symphony
Paavo Järvi
Deutsche Grammophon


2017 年曾經選過 Schmidt 的《第二交響曲》為年度最愛,那就不重覆介紹了。Schmidt 的作品很少人演奏或灌錄,交響曲全集主要都是 Naxos 版及 Neeme Järvi 版,如今兒子 Paavo 亦灌錄了一套,難得 DG 肯發行。我自己沒有詳細比較,但有碟評認為是現代 benchmark。想認識 Schmidt 的朋友不可錯過。



-----




Ben-Haim: Pan, Pastorale Variée and Symphony No. 1
Claudia Barainsky, John Bradbury
BBC Philharmonic
Omer Meir Wellber

Chandos


長期讀者都知,我每年都會投放一點資源純粹獵奇,哪怕最終失望而回(其實失望居多,但失望都是樂趣)。碟評圈子中總有些名字長期處於「滄海遺珠」的狀態,又或者某某人要為某作曲家平反之類,例如上年的 Weinberg。Paul Ben-Haim 是一個你偶爾會碰到、與以色列扯上關係的古典作曲家,名家如 Perlman 及 Bernstein 都有錄過他的作品。坦白說,不認識他的作品不算大損失,但我情願在演奏廳聽到 Ben-Haim 的作品好過聽某幾首經典大作。原名 Paul Frankenburger 的德國作曲家、指揮家及教師,1933 年因中年危機及納粹政權而移民到當時的英屬巴勒斯坦託管地,自此定居特拉維夫,並改成希伯來名字 Paul Ben-Haim(意指「son of life」)。以色列立國以後成為公民,在當地教書,及以猶太國民身份作曲,成為當地的標誌性作曲家。專輯收錄的三首作品來自 1931 至 1948 年,即以色列宣佈獨立之前。交響詩《Pan》顧名思義寫古希臘神話中象徵生育的牧神,小冊子形容作品揉合 Debussy 的印象派及 Richard Strauss 及 Mahler 的後浪漫主義,一下子很難想像,但聽過之後就明白,除了這樣描述又好像沒有其他貼切的方法,我想作者主要想指出他用的和弦及長篇幅的戲劇性寫法。《Pan》是一首用上女高音的交響詩,早期作品,風格接近傳統歐陸作品。《Pastorale Variée》是一首源於他的單簧管五重奏的樂團作品,顧名思義寫地中海的風土景象,乃中後期風格,你會聽得出好些「外世」的旋律及聲效,好不悠揚的一首作品,十分誘人的和弦。《第一交響曲》被視為「以色列的第一首交響曲」,揉合東西風格,頗具歷史意義,架構比較傳統,但帶著不少中東色彩的旋律及節奏。小冊子就像一篇論文,詳細分析作品歷史及寫法,值得一讀。對於他立國之後寫的作品,我十分好奇,所以非常期待下一張專輯,應該要等一、兩年吧。滄海遺珠都在等有心人發掘,或者你會有心。



-----




Musique?
modern and electro-acoustic works for harpsichord by Takemitsu, Cowell, Saariaho, Bryars, Abbasi, Ferrari
Mahan Esfahani

Hyperion


上年介紹過用鋼琴彈法國巴羅克古鍵琴作品的專輯,今年來個大逆襲,選一張用現代古鍵琴配電子聲效奏新音樂的專輯。Mahan Esfahani 是現今玩轉古鍵琴界的新寵兒,在 DG 旗下的 Archiv Produktion 2015 年發表的第一張專輯已經可見一斑,用 Górecki 及 Reich 的 sound mass 對比巴赫及三首 La Follia 變奏,玩串個 party。重返 Hyperion 之後甚至燒到 virginalist 作品,一直備受好評。他是一位令你覺得彈古鍵琴很「潮」的新世代演奏家,如果你不覺得有時太刻意或 over the top 的話,還真頗具娛樂性。專輯收錄六首完全沒有關係但甚少有機會聽到的新音樂作品。一次過聽八十分鐘古鍵琴新音樂會令人精神崩潰,所以只能一啖一啖放入口。夏天聽武滿徹清涼片刻,冬天聽 Kaija Saariaho 享受一下黑暗的神秘,中間有 Gavin Bryars 的 minimalism 讓你放空一下(古鍵琴版比鋼琴版繽紛多倍),想發洩時又有 80 後 Anahita Abbasi 與 musique concrète 代表 Ferrari 接近暴力的作品。看著窗外天氣選音樂,2020 年在家工作每天就是如此渡過,見步行步又何嘗不是一啖一啖放入口。



-----




Le Poète du piano
Alexandre Tharaud

Erato


今年上年2015 年都介紹過 Alexandre Tharaud,那就不重複了。一張新曲加精選專輯,大部分作品我早已聽過,但最精彩的卻是幾首新曲,無奈之下都要課金。他為鋼琴重編的 Mahler《第五》慢板及 Debussy《Prélude à l’après-midi d’un faune》早已是演奏廳的經典,但他要等到全球封城百無聊賴之下才肯灌錄。算了,總好過永不面世,單是這兩首作品已值回票價。專輯亦收錄他自己的作品《Corpus Volubilis》,乃一驚喜。就此而已。